En 2006 Guillermo del Toro fue invitado especial del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) por primera vez, cuando presentó El laberinto del fauno. Once años después, vuelve a Morelia a presentar su más reciente película The Shape of Water, la cual ganó el León de Oro a Mejor Película en el Festival de Cine de Venecia, convirtiéndose así en el primer mexicano en obtener este reconocimiento.
Daniela Michel, directora general del FICM, definió a Guillermo del Toro como “un genio del cine contemporáneo” y agradeció su presencia durante la conferencia de prensa de su nueva película. Al evento también asistieron Cuahutémoc Cárdenas Batel, vicepresidente, y Alejandro Ramírez, presidente del festival.
The Shape of Water es un cuento de hadas ambientado en Estados Unidos cuyo telón de fondo es la Guerra Fría, en el año de 1962. Sally trabaja en un laboratorio secreto del Gobierno. Ella se siente aislada en un mundo de soledad y silencio, pues es muda. Pero su vida cambiará para siempre cuando ella y su compañera de trabajo Zelda descubran el experimento clasificado del laboratorio.
Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro habló sobre el proceso de realización de esta película que resultó ser una película muy personal.
The Shape of Water y “La Bella y la Bestia”
La historia de amor entre la criatura y Sally puede parecer muy parecida a lo que ocurre con “La Bella y la Bestia”, sin embargo, Guillermo del Toro dice que no está de acuerdo con la forma en que se trata al amor en ese cuento de Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. “Me parece horripilante que una historia de amor sea una historia de cambio, es decir, para mí el amor es la aceptación de alguien como es desde el principio, o dejar a esa persona ir. Me interesaba más desarrollar un personaje femenino redondo, con una línea más compleja que la de una princesita. Por el otro lado, la bestia no va a cambiar ni presentar el lado divino de esa criatura. Es un ente primordial que pertenece al agua, y es el reconocimiento de una esencia de ella en esa criatura”, dijo del Toro sobre esta comparación con el cuento.
Además, agregó que su interés estaba en contar una historia de amor liberadora sobre la tolerancia, el amor y abrazar la otredad, “quería hacer cosas que me den miedo, curiosidad o que representen un reto para mí“. Dijo que sus anteriores películas eran remembranzas de su infancia, pero llegó el momento de preguntarse “¿de qué quiere hablar a los 53 años?, así fue como surgió esta película. Para mí es muy personal”.
La musicalización
Fueron nueve meses de investigación para encontrar las canciones, películas, series de televisión que eran populares en Estados Unidos a principios de los sesenta. “Es un momento en que Estados Unidos se define a sí mismo a través de la mitología mediática, es decir, la transformación de cómo se mira a sí mismo un país a través de la tele, el cine, la música”, dijo del Toro. La banda sonora fue hecha por Alexandre Desplat y fue grabada en Abbey Road. “Es la tercera vez, en once películas, que asisto a la grabación de la banda sonora porque no le tomaba importancia. Pensaba que el músico sabía lo que debía hacer, sin embargo, Desplat me invitó a participar para darle a la música la emoción que necesitaba”. agregó.
Un homenaje de amor al cine
“Para mi registro, esta es la película más optimista que he hecho. Es una película donde puedes encontrar una fuerza, el amor como una fuerza, puede ser de padre a hijo, de hermanos, amor romántico de novela”, dijo el director. Comparado con los finales de otras películas, como El laberinto del fauno o El espinazo del diablo (2001), los cuales resultan dolorosos, esta historia tiene “un final hermoso posible. Es una declaración de amor al amor y de amor al cine. Al amor en general”.
Además, dijo que The Shape of Water es una carta de amor al cine dominguero, “ese cine dominguero que te salva la vida a veces. El trabajo con la cámara, con la música, con los actores, remite mucho al cine clásico, está filmada como un musical aun cuando los actores no canten ni bailen. La cámara y los actores están haciendo una coreografía hermosa”, agregó.
Del Toro explicó que en la película era muy importante la limitación del lenguaje entre sus personajes, pues eso intensificaba la desesperación de Sally, el personaje principal, por querer expresar el amor que siente por la criatura. “Me interesaba que los dos personajes principales se reconocieran, se enamoraran pero no pudieran decir nada. Así pones más atención al acto del reconocimiento”, concluyó.
Sobre la estética
Todos los elementos de la película están cuidados. “La película, cada dos páginas, debía citar el agua. Ya fuera tomando agua, a través del sudor, etcétera, porque trata de mostrar el agua en todas sus formas. Por eso en el calendario que aparece al principio de la película vienen frases como “El tiempo es un río que surge del pasado” o “La vida es el naufragio de nuestros ideales”.
Además, habló de la importancia de la codificación del color, pues el mundo de Sally y la criatura está identificado con colores azules y fríos para simular agua. “El departamento de ella está lleno de humedad y todo el tiempo de noche o luces frías. En comparación con la habitación de otros personajes donde las tonalidades son cálidas aun cuando las escenas sean de noche”, agregó. Por otro lado, el color verde se le asigna al futuro, “cada vez que se habla del futuro se usa ese color, y el rojo fue utilizado para representar todo lo relacionado con la vida, el amor y el cine”.
Destacó que hay una escena con un papel tapiz que recuerda a las escamas de la criatura, “en la pared de Sally hay una mancha de humedad enorme. Reprodujimos con humedad el grabado de la ola gigante de Kanagawa”, dijo del Toro.
Sobre la criatura dijo que la idea era que significara algo distinto para diferentes personajes, “para algunos está relacionado con su origen, para otros es un dios, la recuperación de la fe en la ciencia y la naturaleza, o repugnancia”. El trabajo de diseño fue complejo, pues le tomó tres años lograr que el personaje no remitiera a ningún otro. Se enfocaron en salamandras, sapos para texturizar las esculturas y la pintura. “Nunca pintamos un color plano, se pinta en transparencias. Está la base, el esténcil, otra capa de pintado a mano, proceso que se pintó varias veces. (…) La criatura tiene todos los colores de la película, es como un tiro al blanco”, esto se hizo para que la criatura pudiera encajar en todos los escenarios y respetar la codificación que lo vincula con otros personajes.
Dijo que el proceso debía ser minucioso pues “milímetro a milímetro se construye a un ser que va a sentir y expresar emociones”, agregó.
Referencias políticas
La película está situada en la guerra fría, específicamente en 1962, año en el que se rompe el mito del sueño americano. “Había una aparente abundancia y aparente progreso, a menos que formaras parte de una minoría. Lo que pasa en la película es que si fueras una minoría, ese tiempo es muy parecido al tiempo de ahora. Había diferencias de género, brutalidad racial (…) Lo importante es hacer una película sobre hoy usando un tiempo que permita una parábola, que es el (año) 62. Si la hago de hoy, se vuelve típica, específica”. dijo.
Al cuestionarlo sobre la posibilidad de obtener un Oscar, del Toro dijo que su premio principal es que exista la película y agradeció tener la posibilidad de poder hacer cine que a él le gusta.
Búscame en Twitter e Instagram como: @Adriguzmy
Adriana is Head of Brand PR Digital. She works with a rockstar team of marketers, public relations specialists, producers and journalists to develop strategies and compelling stories on topics that help brands accelerate its growth. She is passionate about life, cinema, music and letters. Write her adriguzmy@gmail.com Follow her as @Adriguzmy